本文發於香港電影公眾號
作者 | 陳賢江
轉自新音樂產業觀察原創內容
關於黎明,有兩種極端的評價:不是最被高估的天王,就是最被低估的天王。
持「高估論」者,最常見的理由是「唱功差,歌不紅」,而「低估論」者通常又會反駁稱「走音就那一次,歌不紅是因為寶麗金把國語市場的資源都給了張學友」。
雙方都有道理。作為四大天王之一的黎明,從來沒有給人一種實力派的印象,他的聲線雖然有自己的特色,但相貌給人的印象更突出一點,最關鍵的是,相比其他三位天王,黎明的國語代表作少之又少,造成了「歌不紅」的局面——如果以《吻別》和《忘情水》為標準,黎明毫無疑問缺乏一首傳唱一時的「國民金曲」,郭富城不需要「國民金曲」,因為大家都知道他跳舞跳的好,黎明呢?歌不紅,舞不跳,就只剩一張臉了。
但是,黎明的冬粉有足夠的理由給你懟回去:黎明的國語歌不紅是因為寶麗金偏袒張學友,黎明在寶麗金時期發行的國語專輯從製作到宣發都很敷衍,轉投索尼之後就很紅啊,比如《全日愛》;黎明的歌在香港很紅,「金曲金獎」(TVB頒發的「十大勁歌金曲」中的「金獎」,相當於「年度金曲」)是四大天王里唯一能跟張學友平起平坐的;說黎明沒實力,可是人家在紅館連開26場演唱會,全部真唱……
「有心人」還可以找出更多的「理由」:黎明雖然不會跳舞,但他是名符其實的舞曲天王,他的《全日愛》曾經在21世紀前後「統治著」二三四線城市的髮廊、迪廳、2元店、溜冰場和「勁舞團」。他的舞曲影響了整整一代人,其中包括最酷說唱廠牌的老闆、「盯鞋至死」的上海獨立搖滾樂隊吉他手、熱愛遊走英倫的知名DJ和新音樂產業觀察的創始人。(也就是本文作者;P)
實際上,觀察音樂平台下黎明作品的留言,你會發現,有一個趨勢是,大眾正在重新認識黎明:電音先驅、低調有才、相見恨晚……等等,類似「原來黎明有那麼多好歌」成為留言的「主旋律」,典型的一首歌是《情歸於盡》;「重新認識」也帶來了對傳統唱片業時代作品的「新看法」,「黎明20年前的舞曲比《小蘋果》強多了。」有唱片公司的朋友甚至直言,黎明當年的歌曲質量要高於現在的李宇春。(在此只是提供一種觀點,並不想引戰)
作為「四大天王」之一,黎明再怎麼被低估,也是娛樂圈的既得利益者,沒有有什麼是需要被「證明」的。個人比較感興趣的是這麼三點:一,黎明身上,我們可以看到港樂從拼翻唱到拼原創的變化;二,藉由黎明的助力,雷頌德上位,成為90年代至今香港最成功的音樂製作人,多位歌手的命運由此改變,比如楊千嬅、陳慧琳和盧巧音;三,20世紀末,由雷頌德和黎明聯手開啟的「港樂電音舞曲時代」,用短短兩年時間,成就了香港流行文化最後的「癲狂」。
翻唱出來的「天王」
1992年,TVB十大勁歌金曲頒獎禮現場,「四大天王」的金匾下,張學友、黎明、劉德華、郭富城一字排開,由此拉開了一個「天王時代」。
據黃霑回憶,1990年代初,隨著許冠傑、張國榮、梅艷芳等先後退隱,香港樂壇頹勢初現。為此,「『香港電台』把張學友、劉德華、黎明和郭富城拉在一起,封了他們做 『四大天王』救市。」(摘自黃霑的博士論文《粵語流行曲的發展與興衰: 香港流行音樂研究(1949 - 1997)》 )
1992年,TVB十大勁歌金曲頒獎禮現場,「四大天王」的金匾下,張學友、黎明、劉德華、郭富城一字排開,由此拉開了一個「天王時代」。
(視頻截圖較模糊)
儘管同為「天王」,但四個人情況又不盡相同。
張學友和劉德華是老大哥,同為1985年發行首張專輯,但張學友在音樂上表現比較突出,1990年代前,《太陽星辰》、《夕陽醉了》和《只願一生愛一人》等已經在頒獎禮上嶄露頭角;劉德華憑藉影視劇的表現而東南亞一帶廣受歡迎,由此帶動唱片的熱銷,從1990年開始走上事業巔峰;黎明和郭富城都是小字輩,1990年才出道,郭富城主攻台灣市場,黎明則獲得TVB力捧。
放眼1990年代初的大中華市場,1992年的「四大天王」里,真正具有影響力的是劉德華。依靠影視劇積累的人氣,劉德華在1990-1991年間發行的國粵語專輯都有不俗的銷量表現,其中《如果你是我的傳說》、《一起走過的日子》、《我和我追逐的夢》和《來生緣》全亞洲銷量破百萬;張學友雖然在香港市場表現突出,但在大中華市場,1993年才憑藉《吻別》紅遍兩岸三地,然後才成為「歌神」;主攻台灣市場的郭富城,獲得飛碟唱片的力捧,國語唱片銷量不俗,並成為最早露面春晚的「天王」,但在香港市場,郭富城1992年才算正式「入市」。
數據詳情請上新官網站查閱www.re-chord.net
1992年的黎明可能是市場基礎最弱的一位,卻也是香港本土市場上位最快的一個。憑藉《人在邊緣》(1990)和《今生無悔》(1990年)兩部大劇的「收視冠軍」,黎明在香港和周邊地區迅速打開市場,同期發行的歌曲也獲得了各大頒獎禮認可。1990年,黎明獲得」十大勁歌金曲「的最受歡迎新人獎金獎,隔年便有兩首歌同時入圍「十大」。1992年的十大勁歌金曲頒獎禮,黎明、張學友和劉德華各有兩首歌曲入選,三個人佔據了半壁江山,黎明由此與兩位前輩平起平坐。
不過,黎明在1990年代初的金曲,翻唱的比例很高。1991-1992年,黎明四首入圍「十大勁歌金曲」的作品,幾乎全是翻唱。最誇張的是1993年的《夏日傾情》,這張專輯讓黎明第一次獲得「最受歡迎男歌星」,卻有六首歌來自日本人的創作,加上翻唱自國語和英文的作品,整張專輯沒有一首本土原創歌曲。(以作曲為標準)
「翻唱」在八十年末和九十年代初的香港樂壇是一個普遍現象。張學友早年的獲獎歌曲《太陽星辰》和《只願一生愛一人》都是「翻唱」。(《夕陽醉了》也不是本土創作)1992年的「十大中文金曲獎」入圍歌曲,十首歌里有七首翻唱自日文歌。其中包括張學友的《暗戀你》和《還是覺得你最好》,劉德華的《長夜多浪漫》和黎明的《我的親愛》和《但願不只是朋友》。
翻唱盛行的原因,主要是因為「成本低」。陳淑芬接受採訪時曾說,八十年代翻唱多的原因是,相對原創,翻唱的信價比要高很多,尤其對於一些新成立的資金有限的唱片公司來說,聽好了買過來翻唱,能省不少錢。這個情況一直持續到九十年代初。那會兒,當紅歌手一年發兩三張專輯很常見。1993年,黎明發行了《夏日傾情》、《我的另一半》(精選)、《深秋的黎明》(國語)、《夢幻古堡》四張唱片,如此密集的發片,只有靠各種翻唱來支撐。而像寶麗金這樣的國際級唱片公司,可以充分利用自己的全球曲庫資源,降低製作成本。
我們可以把「翻唱」視為一種資本積累初期野蠻生長的方式,但這種野蠻生長的方式終於在1994年走到了頭。
從拼翻唱到拼原創
1994年是香港流行音樂的一個「分水嶺」。1994年之前,翻唱扮演著重要的角色,1994年開始,原創抬頭。
至少從四大天王的唱片看是這樣:1993年,張學友的專輯《我與你》有一半是翻唱,包括主打歌《只想一生跟你走》。到1994年的《餓狼傳說》開始,原創作品挑起了大梁;1993年,郭富城的專輯《沒有你的愛》翻唱了四首日文歌,1994年初的專輯《狂野之城》也翻唱了三首日文歌,到1994年的《鐵幕誘惑》專輯開始,日文歌翻唱基本絕跡,國語歌翻唱零星出現,原創作品成為絕對主力。
這個「變化」在黎明身上表現得尤其明顯。1993年的專輯《夏日傾情》達到「翻唱極致」之後,1994年的《天地情緣》,原創的《那有一天不想你》成為主打,日文歌翻唱減少到了一首,原創作品增加到三首,其中有一首還是黎明作曲。(《晨曦》)
《天地情緣》無疑是黎明出道前五年質量最高的一張專輯。慢歌如《那有一天不想你》、《藍色街燈》,快歌如《不醉舞夜》,都讓歌迷如痴如醉。學院派出身的音樂人林慕德,編曲上很見功力,主打歌《那有一天不想你》器樂編排上豐富的層次感和縱深感,讓黎明徹底「脫胎換骨」。這首本土原創作品橫掃當年的各大頒獎禮,並獲得「金曲金獎」,可算是黎明第一次在作品端獲得肯定。
唱片公司和林慕德想「複製」《天地情緣》的成功,在1995年推出了「續篇」《天地豪情》,銷量不如預期,卻是黎明的專輯全面走向本土原創的開始,林慕德和C.Y.Kong各自包攬三首創作,譚詠麟、唐奕聰亦有貢獻,翻唱作品減少到兩首。
現在回過頭來重溫《天地豪情》,我們會發現,其實這張專輯創作和製作水平頗高,主要問題可能是,林慕德的製作雖然精良,但對於黎明來說有點「老派」和「沉重」,不太契合黎明的受眾群。黎明的冬粉大多是青少年,對於這樣的人群來說,可能需要更輕鬆、易接受和較時髦的作品,但這似乎又跟追求品質相悖。
話說回來,在那個年代,創作者好像還沒有很好的辦法來平衡時尚和品質的關係。1990年代初的香港主流音樂,創作套路相對單調,基本上可以分為情歌和勁歌,勁歌多以舞曲和輕搖滾為主,而且大多來自「翻唱」。
黎明的專輯給人的就是這樣的「刻板印象」,主打歌一首慢歌,一首快歌,剩下的都是一些普通的流行歌曲,並沒有什麼特別之處。這讓黎明的作品在四大天王里顯得很不突出:張學友本來就唱的好,專輯從《餓狼傳說》開始又有了比較大的飛躍;劉德華一直表現親民,各種「國民金曲」不斷;郭富城跳舞好,轉投華納之後,專輯曲風也更多元化,給人的印象很酷炫。
結果,對於黎明,大家的印象就只有「帥」了。
成功轉型
直到1996年的《Perhaps》之前,黎明給人的印象就是一個「墨守成規」的深情天王。
從《DNA出錯》和《全日愛》這些作品可以聽出,黎明骨子裡不是一個墨守成規的人,但是在出道之後相當長的一段時間裡,他並沒有找准自己的「定位」,或者說是沒有找到合適的「合作夥伴」。
改變他的是雷頌德。當然,也因為黎明想改變,才會找到雷頌德。
在《Perhaps》之前,雷頌德已經通過為郭富城製作的《純真傳說》證明過自己。這張1995年的「神作」中,雷頌德用電音、搖滾和說唱等把郭富城原來擅長的「港式舞曲」攪了個「天翻地覆」,卻收穫了TVB十大勁歌金曲最佳歌曲監製獎和叱咤樂壇作曲家CASH大獎等諸多獎項,《純真傳說》也獲得了「叱咤樂壇大碟IFPI大獎」等的「肯定」。《純真傳說》的成功甚至讓「郭式舞曲」後續竟然「無以為繼」,轉攻深情路線。(如《聽風的歌》、《愛的呼喚》和《風裡密碼》)。
而且,與《純真傳說》一樣,雷頌德又是首次跟「天王」合作就「大刀闊斧」:在雷頌德的操刀下,黎明一口氣嘗試了多種不同的曲風,搖滾如《微風之前(離別之後)》、迷幻如《色情男女》、清新如《或許…未必…不過》,全都「顛覆」了黎明以往給人留下的刻板印象。哪怕深情如《情深說話未曾講》,也打破了傳統的情歌套路,讓當時市場為之一振。
「跟黎明第一次合作的時候,當時大家的想法就是一定要改變黎明原先給人的印象,所以大家做得都很辛苦。我記得當時錄《情深說話未曾講》的時候,我們花了很長時間,最後出來的效果非常好,所有人都大吃一驚。」雷頌德接受本人採訪時曾這麼說。
憑藉「驚艷」的表現,《Perhaps》橫掃當年的香港樂壇四大頒獎禮,成為1996年毋庸置疑的香港樂壇最佳專輯。《號外》雜誌後來做十年回顧的專題,也把《Perhaps》選為1996年的唱片代表。
對於黎明來說,《Perhaps》最大的「價值」在於為黎明創造了多種新的可能性,讓他跳脫了自己傳統的「套路」,思路豁然開朗。
1996年發行的國語專輯《DNA出錯》就是很好的例子。這張專輯除了曲風時尚多元(從舞曲到布魯斯),主打歌是同性戀題材,還是黎明首次以性感的造型出現。
值得一提的是,這張專輯並不是雷頌德主刀,所以從某種程度上說,黎明團隊意識到了「轉型」的必要性:對於黎明來說,在「四大天王」競爭白惡化的當時,除了「帥」,還需要新的「賣點」來刺激唱片銷量。而從黎明的轉型選擇看,他和他的團隊似乎比較看好更國際化、更時髦、更前衛的路線。而這在當時的香港市場,也確實是一個「空白」。
據說為《DNA出錯》填詞的周耀輝曾問黎明,你知道我寫的什麼嗎?黎明回復,知道。周耀輝又問,那你還唱?黎明又回,有什麼關係?
張學友主打「唱功」,劉德華主打「親民」,郭富城主打「跳舞」,黎明選擇了「時尚」。1996年開始,「四大天王」的市場格局終於明確下來。(實際上,假如郭富城強化舞曲風格,原本有可能與黎明重合,但1996開始,郭富城在專輯上削弱了「舞曲」特色,追求做一個「實力派」,音樂上個性開始變得模糊,反而是黎明不斷強化舞曲特色,最終成為「電音先驅」)
「怪才」雷頌德
喜歡不按常理出牌的雷頌德有兩大「寶貝」,一是吉他,一是電音。
香港樂壇的原創潮最早是從80年代末開始的,當時以達明一派、太極樂隊和Beyond為代表的本土樂隊興起,帶動了一批本地創作新銳冒尖。
作曲的有劉諾生、林慕德、黃尚偉,作詞的有林夕、劉卓輝和陳少琪。這撥人,加上太極樂隊的鍵盤手唐奕聰、留學歸來的C.Y.Kong和黃霑力捧的得意門生雷頌德等,構成了1994年港樂「原創潮」的主力。而這批本土音樂人,也正好趕上了香港唱片業最好的時代,因為唱片銷量長紅,「錢」景一片光明,所以唱片公司也敢於放手啟用年輕創作人。
多年前,我採訪陳少琪的時候曾經問過一個問題,「您覺得哪個時代的香港樂壇更好?」陳少琪的回答是,「如果從創作人的角度來說,我覺得九十年代比較好,因為那個時候銷售量和自由度呈正比。」
此外,香港「商業二台」(叱咤903)在1995年推動所謂「原創歌運動」,完全不播放「翻唱歌曲」,也從一定程度上推動了本土原創音樂的發展。(不過黃霑對此持保留態度,認為這是揠苗助長,詳見黃霑的博士論文《粵語流行曲的發展與興衰: 香港流行音樂研究(1949 - 1997)》 )
1991年的林海峰和葛民輝,兩人1988年開始在「叱咤903」主持節目,以「軟硬天師」著稱,1990年代初,黃偉文加入「叱咤903」。三人都以自己的方式影響著香港樂壇(圖片來自音樂圖鑑,Music Bus出版)
不管怎麼樣,從1994年-1995年起,雷頌德等年輕音樂人有了更多施展才華的機會。
作為黃霑的得意門生,雷頌德藉由電影配樂入行,在《青蛇》、《六指琴魔》和《東成西就》等影片的配樂中嶄露頭角,後來經人引薦,認識了時任華納高層的黃柏高,開始做唱片。
1990年代早期的雷頌德、林夕和黃霑
《東成西就》里的插曲《哥仔靚》和《雙飛燕》都是雷頌德編曲
喜歡不按常理出牌的雷頌德有兩大「寶貝」,一是吉他,一是電音。
在還沒有迷上電音舞曲之前,雷頌德最擅長的套路是吉他搖滾,他和馮德倫組成的二人樂隊Dry把Oasis和Verve「抄」得惟妙惟肖的。1996-1998年期間,他給黎明、許志安和陳慧琳創作和製作了大量的「吉他流行曲」,吉他在編曲中扮演了非常重要的角色。
比如「金曲金獎」作品《情深說話未曾講》和《只要為我愛一天》,拆解這兩首歌的編曲,你會發現雷頌德對於原聲吉他是多麼的「熱愛」。同期的作品,如許志安的《我的天我的歌》和陳慧琳的《誰願放手》,也有著很鮮明的吉他伴奏。而在陳慧琳早年的兩張專輯《醉迷情人》和《風花雪》中,吉他更是編曲里的絕對主角。
雷頌德對於「吉他音樂」的熱愛還表現在把搖滾元素帶入到主流歌曲創作中來。陳慧琳的《Yeah Yeah Yeah》就是一首很典型的英倫搖滾作品,類似的作品還有郭富城的《強》和楊千嬅的《熱血青年》。甚至,你會覺得這些作品的編曲比一些香港所謂樂隊的作品更像「Band Sound」,而雷頌德對於吉他的使用確實有自己獨到之處。
電音也是雷頌德的「摯愛」,據說他早年在英國曾跟C.Y.Kong和莫文蔚組建過一支樂隊,唱過傳奇電音樂隊Pet Shop Boys的歌。
可能是因為在英國留學的關係,雷頌德早年作品在電音的使用上更偏向歐式,後來才逐漸轉向「美式」。不過,在黎明1997年的電音專輯《Leon Sound》之前,「電音」在雷頌德的作品里更多是「甜點」,吉他才是「主菜」。
「電音天王」的誕生
1998年,黎明轉投新力唱片,從形象到曲風,都有很大的變化。
1997年,黎明與寶麗金(1998年,寶麗金與環球唱片合併,統一改稱「環球唱片」)約滿,跳槽到新力唱片香港分部。(「新力」為SONY的港台譯法)跳槽前,黎明發行了在寶麗金時代的最後一張粵語專輯《Leon Sound》。
《Leon Sound》是一張「奇怪」的唱片。與《Perhaps》相比,僅有的兩首慢歌在《Leon Sound》已經完全變成了點綴,主角是各式各樣的電音節拍,Techno、Trance、Big Beat、Drum 』N』 Bass、Trip-Hop……但是,《Leon Sound》又不同於雷頌德後續的電音舞曲作品,不怎麼「流行」。所以這張專輯在歌迷中也是評價兩極化,喜歡的人認為這是黎明最好的專輯,不喜歡的人會直接告訴你「難聽」。
可能是因為行將約滿的關係,《Leon Sound》並沒有太多宣傳,所以成為黎明銷量最慘淡的一張專輯,內地引進版甚至沒有CD。不過,這張專輯奠定了黎明轉投新力后的基本方向:電音舞曲。
1998年,黎明發行了轉投新力唱片后的第一張唱片《我這樣愛你》(EP),從形象到曲風,都有很大的變化。形象上,黎明改走簡約和時尚的風格,曲風上,雷頌德開始嘗試美式的Urban舞曲和Hip-Hop,吉他音樂全部退隱。總之,在經過1996-1997年兩年的摸索之後,黎明團隊終於明確了「時尚天王」的方向,開始全力衝刺。
同年年底,黎明發行了加盟新力之後的第一張錄音室大碟《如果可以再見你》,封面沿襲了上一張的簡約時尚風格,曲風則全面轉向「美式」——雷頌德曾說,自己喜歡英倫音樂的個性和美國音樂的節奏,如果說,《Leon Sound》是前者,索尼時代的黎明就是後者。
《如果可以再見你》是雷頌德和黎明玩得最歡的一張專輯。除了情歌和舞曲,還以NON-STOP的方式穿插了阿卡貝拉(A Cappella,無伴奏人聲,也翻譯成「清唱」)、黑人說唱和敲木魚喃經等。而在舞曲上,既有美式Urban也有流行Techno。
1999年是黎明的「事業巔峰」,憑藉同樣主賣電音舞曲的《Leon Now》和《眼睛想旅行》,加上從上一年年底「暢銷」到這一年年初的《如果可以再見你》,到1999年年底,黎明有三張專輯賣進了「年度十大」,並且包攬冠亞軍。(如下圖,媒體估算,僅供參考)
1999年底,黎明宣布不再領獎,開始淡出香港樂壇。但是,在大中華市場,黎明「電音天王」地位卻是從2000年開始確立的,那一年,黎明發行了專輯《北京站》,主打歌《全日愛》攻陷各種「嗨場」,次年,黎明發行了新力時代的最後一張國語專輯《The Red Shoes》,不但留下了《看上她》等大嗨曲,還另外出了一張Remix版,黎明成為名符其實的「電音天王」。
左邊是《The Red Shoes》專輯正式版,右邊是混音版,因為這兩個封面,黎明被網友戲稱為「腳踩索尼的男人」
最後的「癲狂」
1999年開始,雷頌德的舞曲創作開始偏向旋律性強、節奏簡單粗暴的「韓式Techno」。於是就有了《全日愛》和《花花宇宙》。
「黎明的《全日愛》,鄭秀文的《眉飛色舞》,陳慧琳的《花花宇宙》……. 在這些許多酒吧必放的HIGH曲聲中,所有的人越來越瘋狂……」在2002年的一篇暗訪內地酒吧派對的文章中,我們看到這樣的文字。
這三首歌和三位藝人,就是千禧年港樂舞曲風潮的代表。
這裡面有個時代背景是,1996年前後,韓流全面來襲。H.O.T、J.T.L、酷龍、李貞賢等歌先後被華語歌手翻唱,也帶熱了大中華的舞曲市場。其中,又以翻唱酷龍等的韓國舞曲發家的徐懷鈺(《飛起來》、《妙妙妙》、《怪獸》、《向前沖》)和翻唱李貞賢的鄭秀文(《眉飛色舞》、《獨家試唱》)最為突出。
受此影響,1999年開始,雷頌德的舞曲創作開始偏向旋律性強、節奏簡單粗暴的「韓式Techno」。於是就有了《全日愛》和《花花宇宙》。
對比一下雷頌德1997年-2000年的舞曲創作,可以感受到一些比較明顯的變化:
1997年的《舊約》(收錄在專輯《Leon Sound》)
舊約
來自新音樂產業觀察
00:0002:50
1998年的《會客室》(收錄在專輯《如果可以再見你》)
1999年的《眼睛想旅行)(收錄在專輯《眼睛想旅行》)
2000年的《全日愛》(收錄在專輯《北京站》)
千禧年前後,「港樂」更新換代。「四大天王」和王菲等逐漸淡出,陳奕迅、謝霆鋒、陳慧琳、容祖兒、楊千嬅、梁詠琪和Twins等新生代先後上位。尤其是陳奕迅、謝霆鋒、陳慧琳和容祖兒的亮眼表現,讓人對港樂新一代充滿期待。與此同時,譚詠麟和張國榮再戰江湖,「四大天王」和鄭秀文等「老前輩」繼續發揮「餘熱」,許志安和梁漢文等厚積薄發,黃耀明、盧巧音和LMF等妙筆生花,於是,千禧年的港樂市場熱鬧非凡:黎明和陳慧琳的「電音」、陳奕迅的「K歌」、謝霆鋒的「搖滾」、LMF的「說唱」、黃耀明的「另類」,構成了港樂最後的「癲狂」。
這真的是最後的「癲狂」。如黃霑的博士論文所說,1997年開始,港樂市場已經呈現衰敗之勢。「1997年本是唱片業二十年來市道最差的一年。但隨著1998年亞洲金融風暴的影響,市道更進一步收縮至全年銷售額只有6億港元左右。和1995年的18億比,只剩回三份之一。 」(摘自黃霑的博士論文《粵語流行曲的發展與興衰: 香港流行音樂研究(1949 - 1997)》 )
左起:謝霆鋒、陳冠希、陳奕迅,那一年,這三位是公認的天王接班人
千禧年前後的港樂市場,表面上看起來熱鬧,但內里危機四伏。究其原因,黃霑總結為「行業短視,翻版猖狂;科技發達,水平低降;社會老化,歌迷年輕;別人文化,港曲無光;注重包裝,不務正業;產品單一,乏善足陳。」
而2002年開始發生的一系列「意外事件」也可以說是港樂意想不到的「沉重打擊」:2002年,當時的「天王接班人」謝霆鋒陷入頂包門,一度暫別樂壇,回歸后勢頭大減;2003年,再戰江湖表現不俗的張國榮跳樓自殺,為香港娛樂圈蒙上了一層陰影;2004年,「張學友接班人」陳奕迅因為跟唱片公司翻臉,沉寂了一年半載;2008年,陳冠希和當時如日中天的Twins成員鍾欣桐陷入「艷照門」,陳冠希和Twins音樂事業均陷入停滯;2010年,Twins成員蔡卓妍召開發布會承認「隱婚」並道歉……至此「千禧一代」只剩陳奕迅和容祖兒艱難支撐。
「霆鋒在囚車內,脫下了領帶,被鎖上手鐐,但他卻蹺起二郎腿,一派大少爺神態,卻刻意用腳遮住手鐐,對窗外的傳媒冷笑。 《蘋果日報》圖片」(摘自《忽然一周》)
2008年之後,真正打開大中華市場的港樂歌星,只有陳奕迅一人。莫文蔚雖然在國語市場表現突出,但早已放棄了粵語市場。(只是偶爾發行粵語唱片)
黎明的貢獻
從音樂行業發展的角度來說,黎明最大的貢獻在「創新意識」。
2002年,黎明發行新力時代的最後一張粵語專輯《Homework》,之後就基本淡出樂壇。雖然後續仍然在繼續發行唱片,但更多是為了維持公司的運營——2004年,林建岳和黎明合資創辦東亞唱片製作有限公司(A MUSIC),作為老闆的黎明必然要身先士卒。
需要注意的是,東亞唱片製作有限公司(A MUSIC)和東亞唱片(集團)有限公司(East Asia Music (Holdings) Ltd)是兩家獨立運營的公司。前者是林建岳和黎明合夥,由黎明親自經營,後者是林建岳與劉德華合夥。早年曾傳過劉德華和黎明爭「東亞一哥」,其實是不了解兩家公司的架構。
2008年,東亞唱片(製作)兩位老闆林建岳和黎明為旗下歌手楊千嬅慶功,楊千嬅也是當時東亞唱片(製作)旗下除老闆黎明之外的最大牌歌手
從音樂行業發展的角度來說,黎明最大的貢獻在「創新意識」。
黃霑在論文里曾批評港樂創作單一。應該說,雷頌德和黎明從專輯《Perhaps》(1996)開始的一系列嘗試,對於豐富港樂曲風是非常有價值的。尤其是專輯《如果可以再見你》(1998),可謂香港樂壇歷史上最時尚、最多元化、最具想象力的一次「流行音樂實驗」。(個人認為這張專輯是雷頌德的巔峰之作)
作為藝人,黎明在1990年代末除了嘗試各種新的音樂風格,還同時嘗試各種新形式的MV,大量使用當時華語市場比較少有的CG動畫和3D動畫。《眼睛想旅行》和《看上她》等全動畫MV,至今仍很少見。CG動畫和真人結合的MV《全日愛》更是由黎明親自指導。從這個角度說,黎明的想法確實比較超前。放在現在,正好能滿足當前電音和Animation(動畫)、Comic(漫畫)、Game(遊戲)、Novel(小說)大行其道的市場。
《進化Evolution (Non-Stop Remix)》MV
作為老闆,黎明的東亞唱片(製作)主要致力於捧新人,先後捧出了衛蘭、衛詩、JW(王灝兒)和李治廷。也曾經簽過陳小春和楊千嬅等知名歌手,另外,2010年,東亞唱片(製作)推出了一個叫「樂LOOP」的APP,黎明把旗下藝人的最新內容和作品都放到這個「全港首個無間息音樂娛樂共享FREE APP」。(如下圖)
儘管公司經營不算成功,藝人們悉數離開了黎明,不過,黎明能在唱片業最壞的時代堅持推新,努力值得讚賞。
有 一 種 電 影 叫 香 港